domingo, 1 de noviembre de 2009

3, setembro, 2009


O teatrólogo paraguaio Wal Mayans relatou sua experiência em ensinar teatro para jovens e meninos em situação de rua. Esta explanação foi realizada dentro da mesa Cultura na reorganização do espaço político e público. Mayans é o criador Hara Teatro, o primeiro grupo de teatro alternativo para jovens em Assunção, Paraguai. Ele ressaltou que o que se busca neste trabalho é a identidade destas crianças e jovens e com isto reintegrá-los na sociedade.

Para isso, os meninos e meninas têm aulas de música, dança e expressão corporal, dentre outras, e estão gerando uma nova cultura. Cultura esta que muitas vezes não é incentivada pelos políticos. Segundo o teatrólogo, isto demonstra o quanto a maioria dos políticos está alijada da realidade do processo cultural efervescente em sua cidade. “A cultura não é estática. Ela é criada em cada localidade e muitas vezes não é vista”, ressaltou.

Ele também frisou que, infelizmente, o artista não tem sido valorizado, mas que a arte é muito importante para a essência do ser humano. “A função da arte é fundamental neste momento para acolher e atrair esta imensa quantidade de jovens com expectativas diversas”, afirmou.

anaflaviacultura e política


http://blog.inesc.org.br/2009/09/03/teatro-inclui-jovens-na-sociedade-paraguaia/


sábado, 10 de enero de 2009

“Sigismondo”


“Segismundo” presenta Wal Mayans en el Centro Salazar

El Proyecto Intercultural Tierra sin Mal, con los auspicios del Centro Cultural de España Juan de Salazar, presenta desde hoy y hasta el jueves, a partir de las 20:00, al grupo Hara Teatro con la obra “Segismundo”, en el Juan de Salazar (Herrera 834), con acceso libre y gratuito.


Bajo la dirección de Wal Mayans se estrena esta noche una nueva propuesta escénica en el Juan de Salazar.

Se trata de un montaje multidisciplinario, basado en el texto “La vida es sueño” de Pedro Calderón de la Barca, bajo la dirección y montaje de Wal Mayans.
“La vida es sueño” es una obra de teatro del Siglo de Oro español. Por eso es pura palabra hecha poesía y verso, explicó Mayans con relación a su puesta.
“Segismundo” es hijo de un rey sin saberlo. Su padre lo ha encarcelado de por vida en una torre perdida y lo tiene allí esposado, desnudo, castigado. Tenemos que saber los motivos: son los miedos, los temores, las dudas del tirano que cree que su heredero es un monstruo. Es teatro de tesis y, además, hay un juego de la representación de la realidad, los sueños; las cosas bonitas que son imaginadas como si fueran verdad se tornan así y se destruyen a continuación. El protagonista sufre las consecuencias de su destino y es el monarca absoluto, autoritario, injusto.
“Basilio” el rey, aparentemente justo, se defiende del monstruo que pensó era su hijo como si fuera el más horrible de los demonios. Segismundo confunde realidad y sueño, y no puede reconocer si su verdadera existencia está en su reclusión o en la corte. Buena metáfora. La obra pretende ser una reflexión acerca de la libertad del individuo y el poder de su voluntad para cambiar su destino.

Es un espectáculo multidisciplinario planteado dentro de los cánones del arte en movimiento, un arte itinerante en el Teatro-Danza-Música. La obra es acompañada durante todo su desarrollo con música en vivo y con una fuerte influencia de rock metálico.

Actúan Raquel Martínez, Hilario Godoy, Daniel Patiño, Néstor Pereira, Tessa Rivarola, Christian Olmedo, Jazmín González, Fernanda Velilla.

Los músicos que actúan en vivo son Nelson Arce, Rolfi Gómez, Cala Del Puerto, Willy Zarza, Ronald Páez, Tomy Roa.

La escenografía es una creación de los alumnos del Taller de Escenotecnia del Instituto Superior de Bellas Artes, dirigido por Dalia Riquelme.

Martes, 25 de Noviembre de 2008

Diario ABC color

“Hemos creído que la juventud debe crear su vanguardia”

Wal Mayans, director del Proyecto Tierra sin Mal
“Hemos creído que la juventud debe crear su vanguardia”
El grupo teatral presentó Soria en Brasil y adelantan sus proyectos para 2009.
La compañía Hara Teatro del Proyecto Tierra sin Mal presentó la obra Soria en tres exitosas funciones, del 4 al 6 de diciembre pasado, en la ciudad de Fortaleza (Brasil). Además, el elenco dirigido por Wal Mayans ofreció un taller sobre la construcción del training para bailarines y actores brasileños, y en su mayoría grupos de artistas del Sertao.

Fue la segunda ocasión que la obra, estrenada en Paraguay hace casi dos años, salió al exterior. Meses atrás se presentó en la Universidad Federal de Paraná de Curitiba (Brasil), donde Mayans estuvo durante seis meses enseñando técnica teatral a los actores de la Cia do Abracao, que concluyó con el montaje “A Corda”, un trabajo sobre la emigración.

Los actores que actuaron en Fortaleza fueron Raquel Martínez, Hilario Godoy, Néstor Pereira, Néstor Patiño, Tessa Rivarola y Jorge Aranda, junto a los músicos Rodolfo Gómez, Nelson Arce y Ronald Páez. La parte técnica estuvo a cargo de Anry Aider, que vino desde Curitiba.

¿Cómo se dio la posibilidad de llevar Soria a Brasil?
A inicios de año del 2007 recibimos una llamada telefónica de una mujer llamada Ceronha Pontes, actriz de Fortaleza. Dicha mujer conoció mi nombre por internet y en dichas informaciones estaba registrado como que había estudiado con Eugenio Barba, a partir de allí preguntó para venir a visitarnos, entonces accedimos y su visita se dio justamente en el estreno privado de Soria en el Centro Cultural para jóvenes Coonajucoop” de la ciudad de Fernando de la Mora. Y asi ella presenció la obra Soria y quedó fascinada y nos prometió que nos llevaría a Fortaleza.

¿Cómo fue la respuesta del público?
El primer día estuvo lleno, vinieron por curiosidad e interés, ‘¿un grupo paraguayo?’, se preguntaban, dónde, cuándo; de Paraguay solo se conocen como falsificadores y contrabandistas.
Nos pusimos las pilas y nos dijimos aquí hay que entrar a matar, tenemos que lavar la cara del Paraguay, era un compromiso grande y así lo hicimos reventamos el teatro, les hicimos llorar de nuevo como en Curitiba, tal vez somos más que paraguayos, somos humanos que amamos lo que hacemos y no nos prostituimos por nada en el mundo, nos dedicamos a nosotros mismos y coincidimos con el público.
El segundo día repleto y nos fue mejor todavía que nunca y al tercer día ya no pudieron entrar, había afuera como sesenta o setenta personas, nos dio mucha pena pero ya no entraba más un alfiler, repleto, todos muy apretados.
Y así al día siguiente hicimos una demostración-taller de cómo se desmonta una obra, sus componentes, sus símbolos y sus significados y paralelismos, donde la dirección habla del montaje, cada actor hablaba de sus experiencia en el montaje como personajes y la forma de cómo se compuso y se construyó la parte musical y su posterior integración; teatro-danza-música.
Tuvimos una repercusión absolutamente fantástica, en un mercado donde llevan a grandes del teatro, gente de Peter Brook, el Circo de Soleil de Francia, el otro año Eugenio Barba y otros grandes del Teatro Universal, Recibimos invitación para Recife, Salvador, Bahía, una gira por el Sertao, Brasilia.

Balance

¿Cuáles son los principales logros de Tierra Sin Mal en 2008?
Son muchos y sobre todo en haber creído en nuestra isla, los actores de Hara Teatro, hemos luchado por la gente joven, hemos creído que la juventud debe crear su vanguardia, debe creer en lo nuevo, esa es su misión, no repetir los estereotipos de los viejos, mejorar el país con su presencia, no agotarse, resistir a los vientos y tormentas, ser dignos de sus pequeñas misiones que luego se vuelven una montaña. Hemos luchado mucho para que las instituciones nacionales y extranjeras pongan su confianza en nosotros. Tenemos capacidad internacional.
Y la gran maravilla que me dijo la directora artística Izabel Gurgel fue: ¡Soria deben ver todos los niños y ese es el próximo proyecto, una explosión de sonidos, colores, música, energía dentro de los sentimientos corporales de los niños! ¡La próxima será dedicada a ellos!

¿Qué proyectos preparan para 2009?
En marzo estaremos estrenando la obra Cenizas, obra sobre la Triple Alianza, también serán propuestas de puestas nuevas para el teatro.
Seguimos con nuestra embajada de Tierra sin Mal con proyectos continuos de espectáculos y pedagogía en Curitiba, Brasil.
Tenemos la propuesta de llevar nuestra última puesta Seguismundo sobre La vida es sueño, de Calderón de la Barca para presentar en un proyecto multidisciplinario en Fortaleza, Ceara. En el Teatro José de Alencar, me ofrecieron hacer un proyecto de arte itinerante multidisciplinario, desde la plaza frente al teatro, finalizando dentro del mismo. Es un evento con teatro, danza, rock, audiovisuales, y una cosa nueva que voy a introducir que es el art-urbanismo, arquitectónico, dentro de la plástica gigantesca a ser desarrollada.
También me propusieron una semana o más de Soria nuevamente en el teatro Alencar, pero en el Teatro principal, donde entran más público por que hubo muchas quejas de los ciudadanos que no pudieron ver el espectáculo.

Reportaje Diario La Nación
Por Carlos Giménez

El miedo étnico de ir al teatro o la escuela de Wal

Kurupi

martes, junio 13, 2006

El miedo étnico de ir al teatro o la escuela de Wal

Biomecánica y Antropología Teatral:

Meyerhold y Barba

Biomechanics and Theatre Anthropology:

Meyerhold and Barba

Resumen

El actor está ubicado en el centro de la representación teatral. Encarna al ser que es y al ser imaginario. El espectador del teatro observa, mientras es alentado a fundirse en la imagen teatral, derribando los límites que separan a uno del otro. Estos hallazgos han sido formulados por V. E. Meyerhold desde la teoría de la Biomecánica y por Eugenio Barba desde la Antropología Teatral. El siguiente artículo propone la vigencia de una visión que aproxima y entrecruza a estos dos teóricos y directores teatrales.

Palabras clave: V. E. Meyerhold, Eugenio Barba, Biomecánica, Antropología Teatral

Abstract

The actor is placed in the centre of the theatre representation. Encarna al ser que es y al ser imaginario. El espectador del teatro observa, mientras es alentado a fundirse en la imagen teatral, derribando los límites que separan a uno del otro. Estos hallazgos han sido formulados por V. E. Meyerhold desde la teoría de la Biomecánica y por Eugenio Barba desde la Antropología Teatral. El siguiente artículo propone la vigencia de una visión que aproxima y entrecruza a estos dos teóricos y directores teatrales.

Key words: V. E. Meyerhold, Eugenio Barba, Biomechanics, Theatre Anthropology

Biomecánica y Antropología Teatral, son dos de las más singulares teorías aportadas a la investigación teatral. Sus autores no coincidieron históricamente sin embargo la investigación de uno y de otro se entrecruzan propiciando roces, cercanías y hallazgos, que puntualizan en aspectos relacionados con la invención teatral. Ambas concepciones privilegian en su propuesta teórico-metodológica tres elementos fundamentales de la práctica escénica: la formación del actor, la relación actor- espectador, y el carácter social y colectivo del teatro.

Vsevolod E. Meyerhold (1874-1940) abandonó el Teatro de Arte de Moscú1 (1) en desacuerdo con los principios stanislavskianos2 (2). Corría el año 1902, antecedido por la crisis agraria rusa que desembocó en fuertes manifestaciones de estudiantes y obreros, brutalmente reprimidas por la policía política del régimen del Zar Nicolás II. Meyerhold, de madre y padre alemanes, nació en Penza, al suroeste de Moscú. En 1895, se convirtió a la religión ortodoxa y adoptó la nacionalidad rusa para evitar ir a Alemania e ingresar en el ejército. Cambió sus tres nombres alemanes Karl Theodor Kasimir por el nombre ruso Vsevolod.

En la primavera de 1905, Meyerhold regresó al Teatro de Arte de Moscú, junto a Stanislavski, para formar parte como director del recién creado Teatro-Estudio. Espacio que por tan solo seis meses colmó de entusiasmo a actores, directores, escenográfos y músicos.

1 El Teatro de Arte de Moscú, se fundó el 14 de junio de 1898, en Puskino una colonia veraniega rusa. Sus directores fueron K. S. Stanislavski ex director de la Sociedad de Arte y Literatura y el antiguo director del Instituto dramático-musical de la filarmónica de Moscú Vladimir Ivanovich Nemirovich Danchenko. La estética que fundó la tradición artística del Teatro de Arte fue el estilo de la técnica naturalista que buscaba copiar minuciosamente todos los detalles de la vida para la escena. Meyerhold es acogido en el Teatro de Arte como actor, egresado del Instituto dramático-musical de la filarmónica de Moscú, en ésta misma fecha, en Puskino. El primer personaje que interpretó en el Teatro de Arte fue Treplev en La gaviota, obra escrita por el dramaturgo ruso A. P. Chéjov y dirigida por Stanislavski. El 9 de septiembre de 1898 durante un ensayo de La gaviota, Meyerhold conoce a Chejov, a partir de ese momento entre ambos nació una relación de amistad recíproca que perduró hasta la muerte del dramaturgo. El carácter insatisfecho del joven Meyerhold, durante el período en que está decidiendo abandonar el Teatro de Arte de Moscú, es revelado en intensas cartas que escribe a Chejov manifestándose así la personalidad compleja, decidida y polémica que estudiaremos a continuación.

2 Stanislavski, k. s. (1863 - 1938) Maestro, guía, actor, director y fundador del Teatro de Arte de Moscú. Revolucionó el trabajo pedagógico teatral desechando el gusto por el arte de la declamación, vigente en las escuelas de teatro oficiales en la Rusia zarista. Su investigación se inicia a partir de la elaboración de concepciones propias que conformaron su sistema metodológico. El trabajo psicológico sobre el personaje teatral y el método de las acciones físicas forman parte esencial de su legado.

Sin embargo, Teatro-Estudio no abrió sus puertas al público. El propio Stanislavski lo cerraría tras asistir a un ensayo de la obra: La muerte de Tintagiles de Maeterlinck3 (3). Meyerhold, incansable en su búsqueda artística, no se frustró con este intento irrealizado y reconoció los aportes que Teatro-Estudio hizo a la vanguardia teatral rusa. En uno de sus textos teóricos leemos:

“El Teatro de Arte llega hoy al virtuosismo en cuanto a naturalidad y simplicidad de la representación; pero han aparecido textos que necesitan nuevos métodos de puesta en escena y de ejecución. El Teatro-Estudio debe tender a renovar el arte dramático mediante nuevas formas y nuevos métodos de representación escénica…”4 (4)

A partir de esta afirmación, Meyerhold y sus colaboradores asumieron la responsabilidad de investigar a fondo las posibilidades que dieran los frutos de un método de trabajo teatral eficaz y significativo. ¿Por qué remover los cimientos del teatro naturalista? ¿Qué reposaba en su interior?

El proceso artístico en el teatro naturalista tenía como fin la precisión en la reproducción de la naturaleza. Todo en la escena tenía que ser verdadero. Debía copiarse para la escena todos los detalles, según la época en la cual se inscribía la obra representada, desde los decorados hasta el mínimo detalle en el vestuario. Se trataba en definitiva de copiar el estilo histórico.

3 Maurice Maeterlinck (1862 – 1949) Poeta y dramaturgo belga. Premio Nobel de literatura, 1911, conocido ampliamente por sus obras de teatro y por su adhesión estética al movimiento simbolista. Principal exponente del teatro simbolista, movimiento que reaccionó contra el naturalismo reinante en la literatura, la poesía y el teatro. Autor de La princesa Malena, Peleas y Melisanda, Sor Beatriz, entre otras.

4 Meyerhold: Textos Teóricos. Edición Publicación de la Asociación de Directores de Escena de España. 1992, p. 183.

Por tanto, el proceso era concebido primero por el escenográfo; éste diseñaba bocetos, construía maquetas y decorados que anticipaban la puesta en escena.

El actor del teatro naturalista era puesto allí en dependencia de los decorados, sujeto su arte a las complicadas maquetas que condicionaban la vida escénica. Los recursos expresivos con que contaba el actor naturalista, se limitaban a su habilidad en la caracterización del personaje, a partir, de condicionamientos externos, que incluían el maquillaje, la adaptación de la lengua a acentos extranjeros y dialectos, y la utilización de la voz en la imitación de sonidos. El actor del teatro naturalista ignoraba que la utilización de recursos como la plasticidad del movimiento y el entrenamiento de su cuerpo, podría también otorgarle a su expresión aliento y profundidad.

Teatro-Estudio nace rechazando las maquetas naturalistas, y en ese hervidero experimental surgiría el gusto por los planos impresionistas, que resolverán la simbolización de los lugares donde se representaba la escena. Meyerhold llamó a este hallazgo “el método de la estilización”:

“Por estilización no entiendo la reproducción precisa del estilo de una época o de un acontecimiento determinado, propio de la fotografía. Al concepto de estilización, en mi opinión, está indisolublemente unida la idea del convencionalismo, de la generalización, del símbolo. Estilizar una época o un acontecimiento significa poner de relieve, con todos los medios expresivos la síntesis de una época o de un acontecimiento determinado; significa reproducir los rasgos característicos escondidos, como resultan en el estilo velado de ciertas obras de arte”. 5(5)

Otra de las valoraciones que Meyerhold hizo desde el teatro-Estudio focaliza la relación: Actor - Espectador.

5 Ibíd, p. 140.

Le inquieta que el arte escénico del actor naturalista no deje espacio al espectador para completar con su imaginación la propuesta artística. El actor naturalista lo dice todo y por tanto no deja espacio para el misterio, para la interpretación alusiva que posibilite la mirada plural y diversa de los espectadores:

“El espectador que va al teatro desea ardientemente, aunque de forma inconsciente, este trabajo de la fantasía, que a veces se transforma dentro de él en un trabajo de creación. Si no fuese así, ¿Cómo podrían existir, por ejemplo, las exposiciones de cuadros?

El teatro naturalista, evidentemente, niega al espectador la capacidad de completar el cuadro y de soñar como cuando se escucha música”.6 (6)

Meyerhold todavía esclarecería un punto más, la necesidad de formar actores para el nuevo método. La mayoría de los actores participantes en el Teatro-Estudio, eran estudiantes de los cursos del Teatro de Arte, formados en los principios del teatro naturalista, estaban como hemos visto impedidos de asumir las exigencias del nuevo método.

La experiencia en el estudio de la calle Jaroslavl, entre la primavera y el otoño de 1905, suscito el interés por encontrar esos nuevos lineamientos, con el propósito de afrontar un variado repertorio de obras teatrales. A partir de aquí ganó espacio en la búsqueda Meyerholdiana el método del teatro de síntesis que él llamará: Teatro de la Convención Consciente.

En San Petersburgo en el año 1913, Meyerhold publica una serie de artículos con el nombre: Sobre el Teatro, testimonio de su producción teórica desde 1905, período en el cual todo vínculo con Stanislavski, el Teatro de Arte y el Teatro-Estudio habían desaparecido. En este período dirigió varias obras de teatro, viajó a Paris e hizo contacto con los artistas del circo Medrano.

6 Ibíd, p. 14.

Las reflexiones Meyerholdianas en torno a la preparación del actor, al papel del espectador, al carácter social del teatro, se intensificaron a partir de este momento. La propuesta del Teatro de la Convención Consciente profundiza el alejamiento de Meyerhold de la técnica naturalista, representando la transición hacia la Biomecánica, período definitorio de su investigación teatral.

El método del Teatro de la Convención Consciente propuso un acercamiento a las formas convencionales del teatro antiguo, surgidas en las manifestaciones rituales al dios Dionisio donde lo estático presente en el rito sacramental, se transforma en el ditirambo dionisíaco en una energía extática, proveniente del éxtasis, del estar fuera de sí mismo: dinámica, explosiva y festiva. El coro narraba las peripecias del héroe trágico, el espectador reconocía en el destino del héroe, su propio destino, y en esa comunión se inscribía el yo universal. Avivado por este reconocimiento el espectador del teatro antiguo experimentaba la sensación de traspasar la escena en cualquier momento, invitado al acontecimiento de la fiesta.

La función artística del Método de la Convención Consciente Meyerholdiana, va a demandar del actor el cumplimiento de una acción catártica y sanadora, emulando la acción purificadora y sacra de la tragedia. Para lograr este propósito, el actor renuncia a todo lo exterior y asume la tarea de adentrarse en la interioridad del alma humana, penetrando en su profundidad:

“La acción exterior en el nuevo drama, la manifestación de los caracteres, se hace inútil. «Queremos penetrar detrás de la máscara, detrás de la acción en el carácter inteligible de la persona, y distinguir su “máscara interior”».”7 (7)

7 Ibíd, p. 174.

La función del espectador no será reconocida desde la pasividad contemplativa, sino por el contrario, en el reconocimiento de la alteridad. Meyerhold le confió a ese nuevo espectador el rango del cuarto creador en el Teatro de la Convención Consciente, después del autor, del director y del actor, exponiendo:

“El método convencional, finalmente, presupone en el teatro un cuarto creador, después del autor, el director y el actor: el espectador. El teatro de la convención crea una puesta en escena cuyas alusiones debe completar el espectador creadoramente, con su propia imaginación”. 8(8)

La técnica del Teatro de la Convención Consciente asumió como riesgo artístico simplificar la escena, liberar al actor de la escenografía, y hundir la maquinaria teatral. De esta manera al nuevo teatro se incorpora un variado repertorio de obras teatrales, que incluye la comedia, la tragedia, el mito y el misterio. El proceso artístico del actor en el Teatro de la Convención Consciente se apoyó en el trabajo sobre la dicción, (que Meyerhold, define como el grito melódico de la palabra) y en el movimiento sobre el ritmo, activador del renacimiento de la danza. Por su parte, la función del director de este método será la de orientar al actor en su búsqueda artística, sirviendo de puente, entre el espíritu del autor y del intérprete. El actor, liberado de todo lo superfluo, orientado por el director, alcanza su autonomía creadora:

“Si el teatro de la convención quiere que se eliminen los decorados puestos sobre un único plano con el actor y con los accesorios de escena, si rechaza las candilejas y somete la interpretación del actor al ritmo de la dicción y de los movimientos plásticos, si favorece el renacimiento de la danza- y obliga al espectador a una participación activa en la acción- ¿no lleva eso quizá a la resurrección del arte antiguo? … “9(9)

8 Ibíd, p. 176.

9 Ibíd, p. 177.

En el tránsito que va de las formulaciones del Teatro de la Convención Consciente, 1913, hacia la formulación de la teoría de la Biomecánica, diversos acontecimientos tuvieron lugar en Rusia.

El Zar Nicolás II, abdicó. En noviembre de 1917, el congreso de comisarios del pueblo, presidido por Lenin, toma el poder. Meyerhold se une al poder soviético. En 1920, regresó a Moscú, al finalizar la guerra civil entre blancos y rojos. Al año siguiente comenzó su investigación sobre la Biomecánica. Las formulaciones del Teatro de la Convención Consciente, están en la raíz de la teoría Biomecánica; Sin embargo, el carácter incansable de las investigaciones de Meyerhold va a insistir, una vez más, en la necesidad de innovar en el método de la creación artística. Su inspiración socialista influye en la re-definición del teatro en una nueva situación histórica:

“…el arte debe ser utilizado por la nueva clase como algo sustancialmente indispensable, capaz de ayudar los procesos productivos del obrero, dejando de entenderse como simple diversión: habrá que modificar no sólo las formas de nuestra creación, sino también el método”. 10(10)

La Biomecánica es concebida por Meyerhold, vinculada a los procesos productivos, que permiten organizar y aprovechar al máximo el tiempo de trabajo útil. La técnica Biomecánica examina la utilización del movimiento que el obrero realiza con su cuerpo, encontrando:

“1) Ausencia de desplazamientos superfluos, improductivos; 2) ritmo; 3) determinación del centro justo de gravedad del propio cuerpo;4) resistencia (…); el trabajo de un obrero experto recuerda siempre la danza, y en este punto bordea los límites del arte. Esto sirve también igualmente para el trabajo del actor del teatro del futuro”.11 (11)

10 Ibíd, p. 229.

11 Ibíd, p. 230.

Meyerhold, definió la Biomecánica como un sistema de adiestramiento para el actor, previo a la realización del espectáculo teatral. El objetivo del entrenamiento biomecánico consistió en posibilitarle al actor el desarrollo de los medios expresivos a su alcance: la dicción y el canto; la impostación de la voz; la respiración; el tratamiento de las emociones y el control corporal, a través de la mecánica del cuerpo y de las precisiones físicas. En la coordinación de estos elementos, el actor biomecánico fundó la técnica de su interpretación escénica basada en dos características esenciales: la rápida realización de la idea artística, vinculada a la eficacia del trabajo de un obrero experto y la conducción de las ideas fundamentales del espectáculo a los espectadores, propiciando en ellos la reflexión, la toma de conciencia, y el reconocimiento. Meyerhold llamó al actor biomecánico, actor tribuno:

“Puesto que la creación del actor es creación de formas plásticas en el espacio, debe estudiar la mecánica del propio cuerpo. Le es indispensable, porque cualquier manifestación de fuerza (también en un organismo vivo), está sujeta a las leyes de la mecánica (y, naturalmente, la creación de formas plásticas en el espacio escénico por parte del actor es una manifestación de fuerza del organismo humano)”. 12(12)

El actor de la Biomecánica dedicó su aprendizaje escénico a la organización de su material productivo: su cuerpo. Trabaja y crea economizando los medios expresivos a su alcance, dirigiendo y coordinando su actuación:

“… el actor debe ser el director, el incitador, el organizador del material y, al mismo tiempo, el material que debe ser organizado. Quien dispone del material y el material mismo se encuentra en la misma persona. Este constante desdoblamiento lleva consigo graves dificultades. Tomemos, por ejemplo, el Otelo.

Otelo estrangula a Desdémona, y la habilidad del actor consiste en que, al llegar al extremo, al máximo de la tensión, debe, sin embargo, seguir siendo durante todo el tiempo su propio guía, debe conservar el dominio de sí mismo, para no estrangular realmente a Desdémona. Aquí se encuentra uno frente a grandes dificultades de dirección, debe organizar al hombre, y de aquí deriva todo lo demás. La biomecánica muestra al actor la forma de dirigir su propia actuación, para coordinarla tanto con el público como con sus compañeros, y así sucesivamente”. 13(13)

13 Ibíd, p. 293.

El resultado práctico de la teoría Biomecánica, pareciera concretarse en un procedimiento empleado por el actor durante su interpretación. Meyerhold consideró esencial hacer algunas precisiones en torno al trabajo de interpretación psicológica del actor en auge en estos momentos. Visceralidad y reviviscencia fueron los dos polos componentes de la actuación psicológica. Según Meyerhold ambos procedimientos significan lo mismo, diferenciados solamente por la forma en que se alcanzaban; el primero mediante la narcosis y el segundo mediante la hipnosis.

El efecto producido en el actor en cualquiera de los dos casos, representó para Meyerhold, la visión del derrumbamiento de una casa construida sobre la arena, la metáfora meyerholdiana describió en estos términos la finalidad de un procedimiento que ofrecía al actor la suerte de sobrepasar su emocionalidad, garantizando por ésta vía el éxito en su interpretación. La consecuencia que Meyerhold evidenció pondría al descubierto el carácter transitorio y momentáneo del efecto, dejando al actor impedido de tener el control sobre la coordinación de sus movimientos, de su voz y de su actuación.

Meyerhold planteó entonces el procedimiento de la excitabilidad reflexiva en contra posición a la visceralidad y a la reviviscencia. La técnica de la excitabilidad reflexiva está vinculada a toda la concepción teórica de la Biomecánica, constituyendo parte fundamental de su metodología. Meyerhold definiría la excitabilidad reflexiva como el carácter que muestra el actor cuando actúa, descrita por lo que conocemos como garra o temperamento del actor. Según este procedimiento biomecánico el actor lograría coordinar todas las perspectivas de su interpretación, sin ceder el impulso solamente a la emocionalidad. Meyerhold creó el método de la excitabilidad reflexiva partiendo de la observación de la relación de condicionamiento que existe entre los estados de ánimos psicológicos y los procesos de tipo fisiológicos.

El actor encuentra a través de los estados físicos por los que va pasando en el tránsito de su interpretación puntos de excitabilidad (garra, temperamento) que expresados por diferentes y diversos sentimientos revelan la máscara interior del actor, contagiando al mismo tiempo al espectador a que revele la suya propia.

Para que esta calidad de relación que el actor establece con el espectador no derive en complacencias recíprocas, Meyerhold insistió en la exigencia actoral de conservar las precisiones físicas, coordinadas y dirigidas por el actor, mientras que la exigencia a los espectadores fue demandada por la conservación de la atención, estrategia que permitirá al público (definido por Meyerhold como la necesidad de sentirse numeroso y tenso) completar con su imaginación la obra:

“Todo estado de ánimo psicológico está condicionado por determinados procesos fisiológicos. Una vez encontrada la solución justa del propio estado físico, el actor llega al punto en que aparece la “excitabilidad”, que contagia al público y le hace participar en la interpretación del actor ( lo que antes llamábamos zachvat [garra] y que constituye la esencia de su interpretación).

De toda una serie de posiciones y estados físicos nacen los puntos de excitabilidad, que después se colorean de éste o aquel sentimiento.

Con este sistema de suscitar el sentimiento, el actor conserva siempre un fundamento muy sólido: las premisas físicas”.14 (14)

14 Ibíd, p. 232.

La referencia al actor soviético Igor Iliinski15 (15) en los Textos Teóricos de Meyerhold, aparece en un pequeño texto publicado en el periódico El arte soviético, el 26 de febrero de 1933, titulado Igor Iliinski.

El interés por referir el texto publicado por Meyerhold, sobre Igor Iliinski, fue tarea exigida por la investigación. En la amplia obra teórica de Meyerhold producida invariablemente a lo largo de su vida, no habíamos constatado en la labor artística de sus colaboradores actores y actrices, la personificación de las ideas del teórico y director ruso, no es sino hasta la etapa de producción Biomecánica, donde surgió la posibilidad de verificar si las concepciones teóricas acerca del trabajo del actor elaboradas por Meyerhold en el período biomecánico se manifestaron en la escena teatral.

¿Fue posible para el actor representar en la práctica escénica los principios de la teoría Biomecánica? El 12 de diciembre de 1933, Meyerhold participó en una conversación con directores de las compañías de teatro de aficionados, el texto que recogió su intervención en este encuentro aparece en el compendio de su obra teórica con el título: Ideología y tecnología en el teatro.

15 Igor Iliinski (1901- ?) actor soviético formado junto a Meyerhold, de gran comicidad, interpretó varios personajes en espectáculos dirigidos por Meyerhold. Bruno, en El cornudo magnífico; Prisipkin, en La chinche, ambas obras del poeta ruso Maiakosvki; Bubus, en El profesor Bubus comedia musical de A. Fajko, entre otras. A pesar de las consultas hechas por varias fuentes no se pudieron encontrar datos acerca de su lugar de nacimiento y fecha de deceso. La construcción de esta nota fue posible hacerla gracias a los datos que el editor español aporta en la presentación del artículo referido en la obra teórica de Meyerhold. El actor tras la desaparición del T. I . M: Teatro de Meyerhold, cerrado por orden del Comité de asuntos artísticos, el 8 de enero de 1938, actúo en el cine y continuó trabajando en el teatro, convirtiéndose en uno de los actores más importantes de la U. R. S. S. (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas).

En un fragmento de la entrevista realizada a Meyerhold al finalizar su intervención leemos:

“P. ¿Cuál de sus actores considera como el mejor representante de sus ideas?

R. Igor Iliinski, porque si se le sigue, comenzando por el Cornudo magnífico para terminar con su Raspliuev, se observará que no es un admirador incondicional del formalismo.

P. Sin embargo, ¿no hay quizá en él una tendencia de este tipo?

R. … él trata siempre de evitarlo y de dominarse, a pesar de su enorme popularidad, y a pesar de que el público le impulsa a interpretar para el triunfo personal (…) El no cede y trata continuamente de salvar la integridad de su personaje…” 16(16)

Igor Iliinski estimuló en Meyerhold el recuerdo del dramaturgo ruso Antón Paulovich Chéjov17 (17). Meyerhold en su artículo sobre el actor revela que el escritor tenía una frase para describir el modo en que observaba los detalles de la vida cotidiana. ¡Pensar con imágenes! era la frase que Chéjov puso en práctica a modo de procedimiento para observar los detalles de la vida cotidiana. Meyerhold evocó en su artículo, que este pensar con imágenes en la observación chejoviana, provocaba en el escritor un estallido de risa incontenible.

16 Ibíd, p. 295.

17 Antón Pavlovich Chéjov (1860 – 1940) dramaturgo y autor de relatos, fue uno de los escritores más importantes de la literatura rusa. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Meyerhold lo conoció en el Teatro de Arte de Moscú, en un ensayo de La gaviota, obra escrita por Chéjov y dirigida por Stanislavski en 1898. Autor de obras entrañables para la dramaturgia mundial como El tío Vania (1899); Las tres hermanas (1901); y El jardín de los cerezos (1904).

La analogía que Meyerhold propuso entre el dramaturgo y el actor se descubre en su artículo a través del entusiasmo que provoca en él, la memoria de Chéjov y en la vivencia que le permitió presenciar el carácter humano y artístico de Igor Iliinski:

“Yo creía que «pensar con imágenes» era un rasgo exclusivo del escritor. Jamás pensé que un actor tuviera esa particularidad; si bien en la labor del escritor y del actor hay muchos puntos de coincidencia, también hay diferencia en los recursos técnicos, en la forma de trabajar de uno y de otro.

Sólo un actor contemporáneo ofrece esa curiosa característica de Chejov.

Me refiero a Igor Iliinski. En el trabajo siempre es el mismo. Le haces una observación y siempre te asombras al ver su risa sana. Da la impresión de quedar «aturullado».

Por lo visto, su labor artística es indivisible de su personalidad”. 18(18)

Este carácter de comicidad presente en el actor, permite que Meyerhold, en el artículo citado, considere la risa aturullada de Igor Iliinski, como la prueba de que para el actor, la frontera entre la interpretación cómica y trágica estaba desdibujada. El procedimiento de pensar con imágenes, permitió al actor, atesorar las observaciones hechas a la realidad, convirtiéndolas en el recurso que pondría a disposición de los personajes que interpretó, borrando así la división entre lo cómico y lo trágico e integrando todos los elementos expresivos en sus interpretaciones. La comicidad y humanidad del actor, admirado por Meyerhold, le instó a describirlo (como un actor que jamás se dejaba arrastrar por la sala). Distinguiendo una de las características más apreciada por el director ruso, quien le confería a las precisiones físicas, la responsabilidad de suscitar los sentimientos en el actor, estrategia artística utilizada para contagiar a los espectadores, con las ideas esenciales del espectáculo, sin que esto significará actuar para el éxito personal.

Ibíd, p. 306.

Eugenio Barba, italiano, llegó a Polonia en 1960, para estudiar dirección en la Escuela Teatral de Varsovia. Encontró a su paso una ciudad que aún conservaba las huellas de la segunda guerra mundial. La reconstrucción en Polonia era lenta. Barba abandonó la escuela pero, permaneciendo todavía en el país, se dirigió a Opole, una ciudad de sesenta mil habitantes, donde Jerzy Grotowski 19 (19) tenía su teatro de las trece filas. De su encuentro con Grotowski escribe:

”Tenia la ilusión de que la sabiduría teatral fuese algo que pudiera comprenderse y poseerse. Primero me dirigí a un vivo. Durante tres años permanecí sentado observando el trabajo de Jerzy Grotowski. Luego fui a la India. A continuación me dirigí a los muertos, a los libros fuentes de la “ciencia” del teatro. Sobre mi escritorio están Stanislavski, Meyerhold, Brecht, los antiguos escritos de Zeami, el Natyashastra. Está también Eisenstein…”.20 (20)

La relación de Barba y Grotowski que transcurre en Opole entre 1961 hasta 1964, generó un intenso período de investigación teatral concretado en la rigurosidad del Laboratorio Teatral dirigido por Grotowski y donde Barba asumiría, entre otras la tarea de viajar y de adentrarse en antiguas tradiciones asiáticas y orientales con el propósito de observar y hallar técnicas y herramientas que adaptadas a las exigencias de la búsqueda que emprendió Grotoswski sirvieran al método de aprendizaje y de experimentación para el actor del Teatr-Laboratorium.

19 Jerzy Grotowski (1933 – 1999), director teatral polaco, fundó en 1959 el Teatr-Laboratorium, espacio dedicado a la investigación teatral. Dirigió espectáculos transcendentales y significativos para la historia del teatro contemporáneo, exponiendo a través de los mismos sus ideas acerca del trabajo escénico. El príncipe constante, obra original del dramaturgo español Calderón de la barca, en la versión polaca de Slowacki, representó la etapa de concreción y madurez del Teatr – Laboratorium. Ryszard Cieslak, actor, protagonista de El príncipe constante fue su más cercano colaborador, reconocido como la imagen viviente del método de creación del Teatr - Laboratorium. En 1986 fundó en Pontedera, Italia, el Workcenter, última etapa de su trabajo investigativo. Murió en Pontedera en 1999.

20 Barba, Eugenio. Más allá de las islas flotantes. Colección Escenología. México. 1986, p. 129

El Teatr-Laboratorium fundado por Grotowski, en Opole, destino hacia donde se dirigió Barba tras abandonar la escuela de teatro en Varsovia pareciera representar el período de su formación. El maestro polaco había abandonado el escenario de las producciones teatrales sujetas a una política cultural donde la cantidad de espectáculos estrenados en el año era señal de reconocimiento, recluido en Opole consiguió concentrar su investigación en la producción de un sólo espectáculo a la vez, que diera al máximo el carácter de las investigaciones y la experimentación en el laboratorio teatral.

Barba reconoció haber sido testigo de la resistencia de Grotowski en los años que transcurrieron entre 1961, 1962, y 1963. La labor de Grotowski al frente del Teatr – Laboratorium de sólo ochenta metros cuadrados, se caracterizó por la elección de la necesidad de trabajar para un número reducido de espectadores, el director polaco expresaría de esta manera, el interés por experimentar en formas de comunicación más profundas que establecieran con el espectador desconcertantes relaciones a partir del tratamiento del espacio escénico, el objetivo de la propuesta escénica de Grotowski en este momento, buscaría como finalidad animar en el espectador el diálogo consigo mismo. Acompañado por seis o siete actores e igual número de espectadores presentes en sus espectáculos, Grotowski condujo en esta etapa su exploración escénica.

El Teatr-Laboratorium rechazó el eclecticismo teatral establecido mediante la idea que concibió al teatro como síntesis de todas las artes: Literatura, música, cine, danza, pintura. La elección del teatro pobre caracterizó y definió la naturaleza de la indagación de Jerzy Grotowski.

En un artículo publicado en Polonia en 1965, titulado Hacia un teatro pobre, Grotowski expuso los aportes de su método de invención escénica definido por la pobreza teatral, procedimiento que desecho los recursos superfluos consagrados al teatro. De la escena del Teatr- Laboratorium desaparecieron los efectos de iluminación, el maquillaje, los vestuarios suntuosos, la escenografía y la música:

“La aceptación de la pobreza en el teatro, despojado de todo aquello que no le es esencial, nos reveló no sólo el meollo de ese arte sino la riqueza escondida en la naturaleza misma de la forma artística”. (21)

Un año antes, en 1964, Eugenio Barba recogió en una entrevista realizada a Grotowski, las claves del método de trabajo en el período del Teatr- Laboratorium. Barba la tituló El nuevo testamento del teatro. En sus respuestas, encontramos una columna de definiciones teóricas y prácticas acerca del teatro, del actor y del espectador, que bien pudieran remitir a los cimientos fundados y construidos por Meyerhold en su época, junto a las propuestas hechas posteriormente por Barba, estableciendo relaciones temáticas que parecieron abrir cauce en la investigación teatral:

“Así el número de definiciones de teatro es prácticamente ilimitado. Para escapar del círculo vicioso uno debe sin duda eliminar y no añadir. Esto es, uno debe preguntarse qué es lo que se hace indispensable en el teatro. Veamos.

¿Puede el teatro existir sin trajes y sin decorados? Sí.

¿Puede existir sin música que acompañe al argumento? Sí.

¿Puede existir sin iluminación? Por supuesto.

¿Y sin texto? También, la historia del teatro lo confirma. En la evolución del arte teatral, el texto fue uno de los últimos elementos que se añadieron (…)

Pero, ¿Puede existir el teatro sin actores? No conozco ningún ejemplo de esto, quizá pudiera mencionarse el espectáculo de títeres. Pero aun así puede verse al actor detrás de las escenas, aunque se trate de otro tipo de teatro.

¿Puede el teatro existir sin el público?

Por lo menos se necesita un espectador para lograr una representación. Así nos hemos quedado con el actor y el espectador. De esta manera podemos definir el teatro como lo que “sucede entre el espectador y el actor”. Todas las demás cosas son suplementarias, quizá necesarias, pero, sin embargo, suplementarias…” (22)

21 Grotowski, jerzy. Hacia un teatro pobre. Editorial Siglo Veintiuno, México, Argentina, España, 1968, p. 16

22 Ibíd, p. 26, 27.

Odin Teatret debe su nombre a la mitología escandinava. En ella Odin era el rey de los dioses, Dios de la sabiduría, la poesía y la magia. El Odin Teatret, fue fundado por Eugenio Barba en 1964, tras dejar la ciudad de Opole. La ciudad de Holstebro en Dinamarca, será el escenario del primer período importante de trabajo del grupo.

Barba caracterizó este comienzo de forma rotunda, y en estas primeras precisiones van asomando el carácter y el aliento de una propuesta que reformaría el teatro en la década de los noventas:

”Este libro (…) refiere (…) a la actividad del Odin Teatret, caracterizadas por

condiciones y circunstancias particulares. Cito algunas:

El no haber sido, por mucho tiempo aceptados;

El haber admitido que los otros no considerasen necesario nuestro trabajo;

La exigencia de una disciplina que nos hiciera libres;

El permanecer extranjeros;

El impulso a viajar lejos del territorio en el que vive normalmente el teatro;

El encuentro con otros “emigrantes”;

La urgencia de inventar nuestro saber teatral partiendo de la condición de autodidactas;

La profunda convicción de que el teatro no puede ser sino rebelión;

La búsqueda de cómo transmitir el sentido de la rebelión sin ser aplastados;

El encuentro de un substrato común que compartimos con maestros lejanos en el tiempo y en el espacio”.( 23)

El teórico y director teatral delimitó dos períodos en los primeros veinte años del Odin Teatret que caracterizan la vida del grupo. El primero comienza en 1964, año de su fundación. Recuerda Barba que las condiciones de trabajo, en este primer tiempo eran francamente duras, las sesiones de entrenamiento duraban muchas horas, el grupo empleaba uno o dos años para preparar cada nuevo espectáculo, y sólo a través de los espectáculos hacían contacto con el exterior.

23 Barba, eugenio. Más allá de las islas flotantes. Colección Escenología. México. 1986. p, 15, 16.

Todo el trabajo se desarrollaba en la más resguardada intimidad. El trabajo del actor, sus búsquedas personales eran custodiadas de las miradas extrañas. El objetivo de esta protección amparaba la búsqueda del actor lejos de las distracciones externas. En consecuencia, floreció una relación entre director y actor de recíproca confianza, que desterró los juicios prematuros de valoración del trabajo de sus miembros y el afán por producir espectáculos teatrales.

A este momento de apasionante trabajo de laboratorio, Barba lo llamó secreto, solamente trascendido por actividades de cursos y seminarios, y publicaciones de libros y revistas. El segundo período se inicia en 1974, el Odin Teatret se muda de Dinamarca a Carpignano, un pueblo del sur de Italia, con la creencia en sus formas habituales de organización y de trabajo. Durante el primer mes en Carpignano, el grupo conservó su vida y su trabajo en aislamiento. El cerco fue roto por la llegada a Carpignano de un grupo de amigos del Odin Teatret. A su encuentro fueron vestidos con la indumentaria colorida que usaban los actores para el trabajo de entrenamiento, y acompañados por sus instrumentos musicales.

Por primera vez el Odin teatret recorría las calles del pueblo en grupo compacto. Los habitantes de Carpignano siguieron al grupo pidiéndoles que tocaran algo. El encuentro con los recién llegados nunca se produjo y el Odin teatret se vio sitiado por espectadores reunidos espontáneamente. Los actores comenzaron a tocar y a cantar canciones populares escandinavas y a realizar improvisaciones vocales, técnica utilizada en el entrenamiento del actor del Odin Teatret. Al concluir la representación de la cultura del grupo, los espectadores reunidos no respondieron con aplausos, seguidamente invitaron a los extranjeros a escuchar sus canciones. Canciones asociadas a la cosecha del tabaco y de la aceituna, canciones de amores mortuorios e infelices. De esta experiencia impensada nació el trueque, denominación que caracterizó el segundo período de investigación del Odin teatret.

El trueque animó toda la región del Salento italiano, permitiéndole al Odin teatret trocar los cantos y las danzas pertenecientes a su cultura de grupo con grupos de trabajadores, campesinos y estudiantes de la zona y de las aldeas cercanas a Carpignano, que reunidos en las plazas de sus pueblos trocaron igualmente su patrimonio cultural. Barba describió la experiencia señalando:

“No había teatro profesional. Y sin embargo la situación teatral existía: un punto en el tiempo que permitía reunirse, la ocasión de situaciones que incluían a gente desconocida [sic] que provocaban un impacto, creando relación, y atrayendo a otra gente”. (24)

Durante los próximos diez años que siguieron a la experiencia de trabajo en Dinamarca y a la concentración del grupo sobre el secreto, el Odin teatret inició la etapa del trueque, trocando con culturas tan disímiles entre sí, como lejanas.

Trocaron con el Conjunto Nacional de Folklore de Lima, y en una prisión de Ayacucho, en Perú; trocaron en un hospital psiquiátrico en Valencia, España; con los burakumin en Fukuoka, Japón; en el Sahel, Alto Volta; con los yanomamis en la amazona venezolana; entre otros:

“La diferencia es nuestro punto de encuentro. Imagínate a dos tribus, en las dos orillas de un río. Cada tribu puede vivir por sí misma, hablar de la otra, hablar mal de ella o elogiarla. Pero cada vez que cruza el río y va a la otra orilla, lo hace para trocar algo. No cruza de una orilla a la otra para enseñar, predicar, entretener, sino para dar y tomar: un puñado de sal por un pedazo de tela, algunas perlas por un arco y dos flechas. Trocamos nuestro patrimonio cultural”. (25)

Ibíd, p. 256.

25 Ibíd, p. 235.

El hallazgo fundamental que cristalizó este momento de la experiencia del Odin Teatret, fue la revelación de los tejidos que conformaron las relaciones internas entre sus miembros, redes de relaciones que los definían frente a los otros, no como actores, sino como un grupo de mujeres y hombres, con una historia y una actitud en común frente a los acontecimientos que los rodeaban. Secreto y Trueque parecen representar la simiente de la Antropología Teatral:

”En el más allá del teatro estaba el “trueque”: el intercambio de nuestra presencia teatral-entrenamiento, espectáculos, experiencias pedagógicas-con las actividades de otros grupos teatrales o con grupos de espectadores(…) Era, sobre todo, la manera de revitalizar una relación de otra forma deteriorada: el modo de pasar del encuentro con espectadores-fantasmas que vienen una noche y después desaparecen, al encuentro con espectadores que, además de ver a los actores, se muestran y se presentan ellos mismos. En el “trueque” reside el secreto de cómo utilizar y al mismo tiempo gastar el teatro. Y en el “secreto” el momento más alto de un intercambio.”(26)

La reflexión en torno a la fundación y primeros aportes del Odin Teatret junto a la figura de Eugenio Barba, por una parte y la perspectiva escénica anticipada por Meyerhold en su revolucionario sistema teatral encauzan el análisis de este trabajo hacia la consideración de una vinculación entre dos teorías teatrales: Biomecánica y Antropología Teatral. La profundización que ambas teorías hacen en aspectos esenciales del conocimiento y de la práctica del arte teatral merece la posibilidad de ésta vinculación.

Estos aspectos que refiero centran toda la atención de la investigación teatral, por cuanto contribuyeron a definir la teatralidad contemporánea: La formación del Actor, la relación Actor – Director, la relación Actor – Espectador, y el carácter social y colectivo del teatro constituyen estos aspectos.

26 Ibíd, p. 20, 21.

Revisando la obra teórica de Barba, producida en el primer período de trabajo del Odin Teatret, cuando el grupo se concentraba sobre el secreto de la formación del actor, podemos encontrar un texto publicado en New York en 1972, donde el autor reflexiona sobre la importancia del entrenamiento corporal del actor. Define entrenamiento no sólo como la habilidad de ejecutar complejas acciones físicas en un proceso de autodefinición y de autodisciplina, donde el ejercicio físico en si no fuera lo determinante sino la necesidad de encontrar una justificación personal e interior que diera sentido al trabajo realizado por el actor. El entrenamiento corporal se convierte, por lo tanto, en el instrumento empleado por el actor para su formación.

Esta justificación personal que el actor da a su propio trabajo, difícil de explicar con palabras, visible sólo orgánicamente define la calidad de la energía física y psíquica, que permitirá al actor trabajar soportando el agotamiento diario producido por una búsqueda que exhorta a la superación de las limitaciones personales hacia un encuentro consigo mismo, liberador, donde el actor aspira a la transformación de sí mismo y del grupo al cual pertenece. Esta trasformación implica al actor en una reflexión que él realiza con su cuerpo y con su mente donde los prejuicios y las dudas se destierran dando paso a nuevas justificaciones y nuevos sentidos que trazan el puente hacia la actividad creadora.

El entrenamiento del actor del Odin Teatret, que corresponde al período de las primeras investigaciones del grupo, basó su programa de formación en la elaboración de acciones físicas conformadas por ejercicios tomados de la danza, la acrobacia, la pantomima, la gimnasia y el hatha-yoga. A este sistema de entrenamiento, empleado para la preparación del actor del Odin Teatret obligados autodidactas, que condujeron su búsqueda en la más recóndita y silenciosa actividad cotidiana se le llamó: Biomecánica, teoría teatral aportada por Meyerhold y que en su época vino a trasformar toda la escena teatral rusa, llegando su vigencia hasta este momento de la historia del teatro. En Palabras o presencia, texto incluido en la obra teórica de Eugenio Barba, citada aquí leemos:

”Habíamos elaborado toda una serie de acciones físicas que llamamos “biomecánica” a partir del término empleado por Meyerhold. Así definimos la biomecánica como una reacción a un estímulo externo (…) Para nosotros, la biomecánica no era una reconstrucción histórica y técnicamente exacta de los ejercicios elaborados por Meyerhold, hacia un fin particular: la creación de un empleo social para el actor. Habíamos usado este término para poner en marcha nuestra imaginación, para estimularnos. ¿A qué podría parecerse esta biomecánica? Habíamos intentado reinventarla, redescubrirla en nuestros cuerpos haciéndola coincidir con nuestras justificaciones y fines nuevos…” (27)

En 1979, Eugenio Barba concentró nuevamente su investigación en el campo de la pedagogía teatral. El trueque, proceso que permitió hacer contactos con otras culturas y grupos teatrales en Europa, Asia y América Latina, abrió una nueva etapa de trabajo en el Odin teatret, reconocida por las características afines y diversas nacidas en el contraste del trueque. A estas cercanías Barba las llamó: Islas Flotantes, definiendo con ello a los grupos fundadores de su propia cultura y con los cuales el Odin Teatret trocó su patrimonio cultural. Esta contribución teórica formó parte también de la Antropología Teatral: El encuentro basado en el trueque y en el reconocimiento de las diversidades culturales.

27 Ibíd, p. 20, 21.

El interés de Barba por profundizar en lo relacionado al trabajo del actor lo reencuentra con las tradiciones del teatro oriental. La interrogante que inició la búsqueda refiere a la observación de los actores orientales. Barba reconoce una cualidad de energía electrizante en el actor oriental, presente siempre incluso en una demostración fría y distanciada. El efecto que produce un actor oriental en quien observa es magnético, captando toda la atención del espectador, obligando a mirarlos. Barba consideró que éste efecto era logrado mediante la técnica, entendida como habilidad, pero en la necesidad de superar esta usual conceptualización reconoce dos aspectos inéditos del uso de la técnica corporal. Una técnica cotidiana y otra técnica extra-cotidiana. Sobre estos dos principios fundamentales la Antropología Teatral conducirá su experimentación:

”Utilizamos nuestro cuerpo de manera sustancialmente diferente en la vida cotidiana y en las situaciones de representación. A nivel cotidiano tenemos una técnica del cuerpo condicionada por nuestra cultura, nuestro status social, nuestro oficio. Pero en una situación de “representación” existe una utilización del cuerpo, una técnica del cuerpo que es totalmente distinta. Pudiéndose pues distinguir una técnica cotidiana de una técnica extra- cotidiana.” (28).

La técnica es lo que Barba definió como un uso particular del cuerpo, es un principio con dos acepciones, según la Antropología Teatral: Un técnica cotidiana del uso del cuerpo sustancialmente diferente a la técnica extracotidiana utilizada por el actor en una situación de representación. La diferencia entre estas dos técnicas que tratan acerca del uso del cuerpo, están claramente definidas en la concepción teórica de la Antropología Teatral.

28 Ibíd, p. 185.

En una situación de representación organizada, el actor trabaja en un nivel pre-expresivo, es decir en un nivel precedente al espectáculo teatral que Barba delimitó como un (antes lógico y no cronológico). La observación del comportamiento físico y mental del actor en una situación de representación organizada pre- expresivamente es el objeto de investigación y de estudio de la Antropología Teatral:

“En una situación de representación organizada, la presencia física y mental del actor se modela según principios diferentes de aquellos de la vida cotidiana. La utilización extra-cotidiana del cuerpo-mente es aquello que se llama “técnica”. (29)

La técnica extra-cotidiana permite al actor trabajar con su cuerpo lejos de los automatismos que rigen la vida cotidiana, violando los condicionamientos habituales en el cuerpo, el actor encuentra la condición propicia para descubrir los principios que gobiernan la vida escénica, éstos principios serían los que establecen el uso de la técnica extra-cotidiana en contraposición al uso de la técnica cotidiana, condicionada por la cultura y determinada por un mínimo uso de energía.

El actor que en un nivel de organización pre-expresivo trabaja con su cuerpo psíquico y físico, oponiéndole a su natural condicionamiento cotidiano y cultural, la cualidad extra-cotidiana del uso de la energía, consigue como resultado la alteración de su equilibrio transformándolo en un equilibrio precario, permanentemente inestable, que es a su vez consecuencia de una importante tensión mental y corporal que exige al actor la intencionalidad de luchar por mantenerse erguido.

29 Barba, Eugenio. La canoa de papel. Colección Escenología. México. 1992, p. 25.

Por medio de este procedimiento el actor intensifica los procesos orgánicos que acentúan la cualidad y la calidad de su presencia escénica, de su bios escénico, convirtiendo a su cuerpo en un cuerpo decidido, vivo, y creíble.

Esta intensificación orgánica presente siempre en el nivel que permite organizar el bios escénico del actor, en el antes lógico, es la estrategia de la cual se sirve la Antropología Teatral, para captar y mantener la atención del espectador antes de que se originen los significados y las emociones que potencialmente transmita el espectáculo teatral.

El conjunto de estas aportaciones teóricas, que incluye el nivel de organización para el trabajo del actor definido a partir del nivel pre-expresivo, y en las puntualizaciones acerca de lo que ocurre en el momento previo al espectáculo, donde el actor se prepara gozando de una plena libertad para la acción psíquica y física, sin contraer aún la obligación de que su accionar en el espacio escénico derive en producción de significados, trabajando en un (teatro sólo para él) precisión hecha por Barba, para caracterizar el asunto del cual trató este período de su investigación teatral, fueron las fundamentales claves teóricas elaboradas en el marco referencial de la Antropología Teatral.

Así, una experiencia de indagación que tuvo en el proceso del trueque una importante fuente de intercambio y de saber, derivó aquí en el punto más alto con la creación en 1980 del ISTA, Internacional School of Theatre Antropology. La primera sesión del ISTA, fundada y dirigida por Barba eligió la ciudad alemana de Bonn para organizar el primer encuentro. La dinámica organizativa de estas reuniones podían durar de una semana a dos meses, los espacios-sedes donde fueron producidos los primeros encuentros tuvieron el carácter de itinerantes, teniendo en cuenta que organismos nacionales e internacionales se encargaban de escoger la sede y de financiar las sesiones del ISTA.

El organizador de la primera sesión del ISTA, el Kulturamt der Stadt Bonn, reunió a un grupo de maestros y actores orientales pertenecientes a las tradiciones japonesas del teatro Nô y del teatro Kabuki, del teatro Balinés y del teatro Kathakali de India. El objetivo de este primer encuentro concentró su interés sobre la observación de las particularidades del uso del cuerpo por el actor/ bailarín, puntualización que hará Barba en su Tratado de Antropología Teatral para referirse al teatro que danza.

La reunión que permitió en Bonn el encuentro entre actores orientales y actores occidentales donde también estuvo presente Jerzy Grotowski, rechazó de plano que el intercambio de experiencias y de aprendizajes se diera a través de la asimilación por imitación del actor occidental de las técnicas presentes en las tradiciones del teatro en China, Japón, India, y Bali.

El objetivo de este primer encuentro privilegió la posibilidad de «aprender a aprender» otra de las puntualizaciones que Barba aportó para referirse al proceso que permitiría a los actores occidentales presentes en Bonn, dirigir la observación hacia la comprensión de los aspectos físicos que tienen origen en el cuerpo del actor y que permiten transformar a su cuerpo en un cuerpo en vida.

El «aprender a aprender» del primer laboratorio del ISTA, se interesó por comprender y reconocer los elementos de la técnica que en los teatros orientales establecen la calidad del uso de la energía corporal empleada por el actor/bailarín oriental y asimilada en una larga tradición codificada mediante precisas reglas de comportamiento escénico que tratan la relación entre el peso y el equilibrio, el uso de la columna vertebral y la variación de la utilización de la técnica de introversión y extroversión en diferentes partes del cuerpo:

“La investigación que se realiza en el ISTA se aleja en parte de la tradición occidental del actor. No porque se refiera también a las tradiciones orientales, sino porque abandona a aquello que por más de dos siglos ha sido el terreno privilegiado de cada reflexión y de cada investigación “científica”: la psicología.

Basar el trabajo del actor en una psicotécnica significa dirigirlo a “querer expresarse” y de este modo eludir el problema de fondo: el de las bases preexpresivas del arte del actor.

La expresividad del actor deriva -casi a pesar suyo- de su acción, es decir del uso de su presencia física. Los principios que lo guían en estas acciones constituyen las bases preexpresivas de su expresividad. Son nuestras acciones que, a pesar nuestro, nos hacen expresivos. No es el “querer expresar” lo que decide las acciones del actor. El “querer expresar” no decide lo que hacer. Es el querer hacer lo que decide que es lo que el actor expresa.” (30)

Meyerhold, definió la Biomecánica, como un sistema de adiestramiento para el actor, previo a la realización del espectáculo teatral, formación capaz de posibilitarle al actor la coordinación de los elementos, que formarían parte de su interpretación escénica: el uso de su cuerpo, la utilización de la voz y la dicción, la emocionalidad, estrategia experimentada a través del proceso de la excitabilidad reflexiva, la conservación de las precisiones físicas, y la relación tejida con los espectadores.

La Antropología Teatral, por su parte, auspició para el trabajo creador del actor, condiciones similares a las propuestas por la Biomecánica:

30 Cfr. Más allá de las islas flotantes, p. 182

Un antes lógico, en el que el actor trabaja en un teatro sólo para él, donde organiza extra-cotidianamente a su cuerpo-mente, y donde no se ve obligado a expresar aún para otros, sino a concentrar el esfuerzo en descubrir las claves, que le permitan la manifestación de la calidad de energía que hará de su cuerpo, un cuerpo decidido, vivo, y creíble. Su bios escénico.

Pareciera, por consiguiente, que tanta puntualización técnica, sofocara y complicara una tarea artística, que debiera estar reservada para la espontaneidad, para el impulso emotivo de la acción teatral, y para el hacer sin límites. Sin embargo, todas estas conceptualizaciones teóricas, que ciñen al actor en el marco de unas referencias conceptuales y técnicas, han logrado contribuir al incremento de la libertad creadora del actor, propiciando durante el proceso de aprendizaje y de experimentación de las técnicas, la individuación de los descubrimientos personales y el arraigo a la identidad construida colectivamente. Estos procedimientos son una suerte de garantía para la eficacia y el ingenio escénico, haciendo que el espectador recorra junto al actor el puente trazado hacia el misterio y la manifestación del mismo. Finalmente, este trabajo ha mostrado las aportaciones, que ambos autores, Meyerhold y Barba, donan a la investigación teatral. El carácter de éstas donaciones tiene, como fin, el incesante redefinir del arte teatral, que desplaza la creencia del teatro sólo como entretenimiento, adentrando a actores, espectadores, investigadores y curiosos en un conocimiento de profunda y compleja invención artística, que además de remitir a los momentos de exteriorización de la puesta en escena, remite también a los momentos de búsqueda e indagación, que preceden la actividad creadora. De aquí la vigencia y la singularidad de éstas dos teorías teatrales.

Extraído de Revista de Filosofía, Maracaibo, Venezuela, 2006

Que tiene todos los derechos del artículo ( cuyo autor se nos escapa hasta el momento, pero cuando consigamos recordarlo lo registraremos en estwe blog con mucho gusto)

escrito por Dama Satán a las 14:41

martes, 6 de enero de 2009

Reportaje a Wal Mayans por el Poeta Douglas Diegues en Pedro Juan Caballero (2003), Paraguay

Cuál la diferencia entre teatro occidental común psicológico y el teatro-danza?

Hacer diferencia entre el Teatro occidental y el Teatro-Danza es muy complicado ya que los dos surgen de la misma raíz, pero sí, el teatro occidental evidentemente existe e influencia a otros continentes.

Ahora bien hay una diferencia fuerte entre el teatro occidental y el oriental, el Teatro occidental sus obras, técnicas y propuestas estaban concebidas con relación a la influencia de la época, la política, los descubrimientos y su cultura como desarrollo. Y sobre todo no tenían de base una codificación en sus movimientos y expresiones.

El Teatro Oriental casi toda su base, propuesta y planteamiento eran y es de carácter eminentemente religioso y como tal tenían desde niños un estudio muy exigente para aprender a codificar los movimientos (Mudras-sistemas de signos y vocabularios expresivos), donde desafiaban los comportamientos cotidianos de posiciones y movimientos posturales corporales a fin de diferenciarse entre la vivencia y la expresión cotidiana con expresión no cotidiana que es la del actor. Su mística y ritual tenia que ser única porque el actor daba ofrendas a sus dioses y deidades y era los encargados de pasar del cotidiano a ser Dios, su energía se transforma, es otro ser y allí no hay engaño. Casi siempre se plantea pasajes del Mahabarata o el Ramayana (historia épicas de dioses y semidioses) en India y otros países del entorno como Bali y Malasia.

El Teatro-Danza es una integración de elementos de la danza dentro del teatro, es el contenido y la visualización en movimiento. A este punto el Hara Teatro trabaja la integración de el texto, la voz, la música y la danza, pero la danza como un elemento de desarrollo creativo de tus propios movimientos de acuerdo a un tema, desconocemos o mejor dicho no utilizamos ninguna línea de las danzas como contemporáneo, moderna u otros, tratamos de crear los movimientos lo codificamos y con el ritmo determina tu propia danza.

Como será el Seminário de Teatro que ocurre en Pedro Juan el 13 y 14 de septiembre? Que se enseña alli?

Los trabajos que hariamos son:

Sabado por la mañana: Pedagogía.

1. Explicación sobre el teatro y sus diferentes lineas.

2. El Teatro Antropológico.

3. Demostración de trabajo sobre nuestro teatro y la codificación teatral.

4. Integración con la gente; trabajos pedagógicos, creación colectiva, des-inhibitorio y expresivos.

5. Uso de máscaras.

Domingo a la mañana

1. Continua el trabajo pedagógico.

2. Recopilación de los trabajos hechos.

3. Pequeño montaje teatral con los integrantes del taller a modo de comprensión del acto teatral.

4. Intercambio de parecer sobre los trabajos hechos.

Podría hablarnos un poco del proyecto intercultural Tierra sin mal ?


El Proyecto Intercultural Tierra Sin Mal es una Institución Privada, Autónoma, y sin fines de lucro, que se dedica a la reactivación de actividades culturales en el área nacional e internacional.

En el año 1994 , en la escuela de teatro "ULISSES" del Teatro Continuo de Padova (ITALIA), durante un seminario realizado por WAL MAYANS se tuvo un encuentro con algunos jóvenes participantes. De aquí, sintiendo la necesidad de estos jóvenes por usar el cuerpo de manera diferente, comunicándose, estableciendo premisas y necesidades como medio de existir, se creó un grupo de trabajo que se llamó a "Hacia el Horizonte de la Tierra Sin Mal”.

Era una inquietud que vivía en cada uno de nosotros: éramos una raíz que se buscaba así misma. De hecho, corroboramos que al existir, crecemos de otras raíces y, a su vez somos, de nuevo raíces.

Paralelos a la cultura vigente, sea en tierra propia o extranjera, vivimos y reivindicamos la identidad del ser humano, y por medio de nuestro arte establecemos un constante intercambio de culturas.

En los últimos 7 años habiendo escogido el Paraguay como punto de una gran cultura antigua (LOS GUARANÍES), y donde todavía es posible el contacto con la naturaleza, como base de investigación, se comenzó la fase de organización práctica del grupo. Desde entonces, se escogió el nombre de Proyecto Intercultural Tierra Sin Mal. Nuestro Horizonte... ya estaba cerca.

Con relación al trabajo de investigación, Tierra Sin Mal ha tenido contactos con la realidad local: Artesanos, Fundaciones, Centros Culturales y Municipios de Asunción e interior del país, escuelas, Cárcel de menores, Rescate Ambiental-Cultural, Ministerio de Educación, Elenco Municipal de Teatro, etc.

Su fuente y su fuerte principal es el trabajo de investigación e intercambio con los niños y jóvenes en el arte, su proceso generacional y repercusión en la sociedad.

Desde abril de 2003, el Proyecto Intercultural Tierra Sin Mal cuenta con un local propio, en 25 de mayo 1087 c/ Brasil, Asunción. Se trata de un espacio amplio y cómodo que facilita (en muchos casos hasta posibilita) las actividades del proyecto, pero cuyo mantenimiento suele tornarse un tanto difícil, debido a la realidad económica por todos conocida.

Tierra sin mal es un lugar accesible a los seres vivos,

un lugar donde, sin pasar por la prueba de la muerte,

se podía ir en cuerpo y alma .

Tierra sin Mal, ese lugar privilegiado, indestructible,

donde la tierra produce por sí misma sus frutos y donde no hay muerte.

Allí estaba el significado...

¿A cual tierra perteneces?, ¿Cuál es tu tierra sin mal?

Buscar, remitirse, encaminarse hacia ese norte que

determinan los propios actos, realizarse en la tierra

de todos y de nadie,

tomar posesión de lo que es tuyo,

de lo que te fue dado.

El Proyecto Tierra sin Mal,

un encuentro de culturas,

de personas,

de formas de vida,

vive y construye su propia cultura de acuerdo a

su propia vivencia cotidiana.

Van a hacer dos puestas unipersonales en Pedro Juan, Campo Santo, con

usted, y la otra, con Raquel Martínez... Que puede comentarnos acerca de

esas puestas?

Sabado por la noche: Espectáculos

1. “Chandra”. Luna en sanscrito.1° parte: Trabajo con el muñeco a varilla. Actúa Wal Mayans.

2. “La Isla” de "Los diálogos de Leuco". Cesare Pavese. Actuan Raquel Martínez, Fabio Chamorro.

3. “Chandra”. 2° parte. Actúa Wal Mayans.

4. Estudio sobre Antígona. Actúa Raquel Martínez.

5. Camposanto. 2° parte. Actua Wal Mayans.

Usted trabajo en Europa por varios años, y logro desarrolhar tecnicas

proprias... Qué podria hablar de eso?

Fui becado por Eugenio Barba en 1981 para estudiar en el ISTA (International School of Theatre Anthropology) de Dinamarca Antropología Teatral, luego me volvió a becar y estudié 4 años en Roma con El Teatro Potlach. Estudie bastante con los orientales; Danza Odissi, Danza Tong Peng de Bali, Indonesia, Teatro Nho, Kabuki, Danza Buio y Acrobacia de la Opera de Pekín.

Con todas estas bases logré construir mi propia técnica y estilo que lo llamo “Códigos Primigenio en el Teatro Antropológico” son técnicas de depuración corporal en búsqueda y defensa de una identidad biológica mas allá de la aculturación.

Como usted ve el futuro del teatro y del teatro-danza en Paraguay, las

Fronteras y en el resto del mundo?

A mi parecer surgieron muchos grupos nuevos y jóvenes en paraguay, pero su profesionalización está bastante vidrioso por la falta de apoyo económico del sector Estatal y privado ya que no hay ley de aporte de los impuestos de las empresas a la cultura y vivimos en un espacio geografico muy conservador y de pocas rupturas.

El Teatro-Danza no es una entidad con raíces propias, cada vez que surgan nuevas experiencias y nuevas técnicas y sobre todo nuevas generaciones de jóvenes todos estos nombre como teatro, danza, teatro-danza y otros se iran perdiendo y quedando en el olvido. Es importante que nosotros no nos perdamos y que todos estos nombres y estilos no nos separen, no nos dividan de una calidad espiritual, física e intelectual. El Teatro-Danza en Paraguay no conozco grupo que tengan una coherencia de cultura de grupo y trabajo con un mínimo de seis horas por día de entrenamiento físico, que ejecuten instrumentos, que manejen la voz, el teatro, el montaje rítmico de instalaciones con campo de desarrollo para ritual, manejo del espacio geométrico e escénico. Faltaran todavía muchos años hasta que surjan culturas de grupos que quieran seguir esta línea seriamente.

Sería maravilloso que existiera un tren rápido que nos llevara y trajera al Brasil, Argentina, Uruguay a modo de poder compartir con los otros países un intercambio cultural más fluido.

Hay un proyecto tambien de una puesta con el tema de las Residentas, que

se opusieron a Lopez... Podria hablar algo de ese proyecto, como piensa en

hacer esa puesta, etc?

Mujeres, éxodo y resistencia.

Nuestra versión de los hechos históricos no está en atestiguar quien es mejor o peor, nuestro trabajo con el arte es rememorar situaciones que hagan mejorar la condición humana con propuestas e ideas interesantes. La política no nos interesa y las guerras menos aún. Estar los unos contra los otros no es nuestra formula de trabajo. En esta situación elegimos pasajes de escritos de mujeres que sufrieron en carne propia la guerra. Fueron perseguidas por tener un pensamiento, una ideología, o simplemente el rechazo a la guerra, el rechazo a López. Es el absurdo mas grande del mundo y sobre todo dentro del pensamiento femenino y de todo ser humano el gestar y criar seres para luego mandarlos a la muerte en nombre de algo, de alguien, de alguna cosa.

La guerra del 70 (1864-1970) en el Paraguay genocidio histórico poco explicado y muy mitificado, donde realmente no se saben quienes fueron los héroes y quienes fueron los traidores llevó a una mala interpretación de los hechos disculpando así el exterminio de hombres, mujeres y niños en una guerra absurda de intereses políticos en donde la defensa de la patria se convertía en una lucha que no favorecía al pueblo paraguayo sino a unas pocas familias. Esa hacia que la Guerra del 70 sea una guerra clasicista. No hacía falta pretender ser megalógamo en una contienda bélica que comprometía a todo un país, con esos tipos de heroísmo no se salva a un país ni a la patria, se la aniquila.

Somos un país mitómano donde poco o nada nos preocupa saber y defender el fondo de la verdad. Lo importante es que haya un culpable o un héroe y que nada nos comprometa, cualquier colaboración nuestra sería un compromiso de cambiar la historia. Y no se si seríamos esa clase de héroes constructivistas

Sobre la obra

“MUJERES, ÉXODO Y RESISTENCIA” es una recopilación de datos de acontecimientos sufridos por mujeres en la guerra del 70. Acontecimientos histórico relatados por mujeres que protagonizaron y vivieron como Residentas, destinadas o como traidoras.

Hay que recordar que la evacuación de Asunción fue ordenada por López bajo pena de muerte y, que había distintas categoría entre las mujeres condenadas al éxodo: Residentas eran aquellas que no habían caído en desgracia con el Mcal. Presidente López, Destinadas eran Traidoras parientes de reos políticos, eran enviadas a los campos de concentración de Espadín castigadas por las faltas de familiares, e incluso por las fastas de amigos y conocidos.

Las destinadas a Yhú: enviadas a aquel pueblo entre Enero y Mayo de 1869, habían estado relativamente bien hasta el mes de Agosto, en que Curuguaty fue declarado capital de la república, y entonces Yhú se convirtió en punto de pasaje para las tropas que iban a Curuguaty.

Las Traidoras, que habían sido olvidadas por un ejercito, mas ocupado en evitar el enemigo que en mortificarlas, se convirtieron en blanco de las frustraciones y psicosis de guerra de los fugitivos. La situación de las traidoras se agravaba debido al ensañamiento de los verdugos, porque López veía conspiradores por todas partes y siguió asesinando a quienes no tenían posibilidad ( suponiendo que tenían intenciones) de entrar en trato con el enemigo. Y ese es el caso de Francisca Garmendia, otra victima de López, torturada brutalmente y lanceada por no confesar su culpa.